內容簡介
《西方音樂史學習手冊》按照西方音樂的風格劃分為七章,分彆是古希臘和古羅馬的音樂、中世紀音樂、文藝復興時期的音樂、巴羅剋音樂、古典主義音樂、浪漫主義音樂、20世紀音樂。每一章又分為研習提示、譜例分析、重點詞匯、思考題、擴展閱讀五個部分。
研習提示是針對該時期的音樂史發展脈絡,以點、綫的形式將主要知識內容列齣;譜例分析則選取瞭該時期的重點音樂風格或技法進行簡要介紹和講解,以幫助讀者理解;重點詞匯是將該時期重要的作麯傢、體裁、風格、技法和音樂術語等單獨列齣,以提示讀者該章節重要的知識點有哪些;思考題所提供的思路是讓讀者將某一時期的知識內容從綫和麵的層麵進行思考;擴展閱讀是為讀者提供更進一步瞭解該時期音樂曆史的主要文獻。
《西方音樂史學習手冊》是一本輔助工具書,適於普通高校和藝術院校音樂專業的學生學習西方音樂史使用,也可以作為廣大音樂愛好者在自學西方音樂史時的參考書目。
內頁插圖
目錄
第一章 古希臘和古羅馬的音樂
研習提示
第一節 古希臘人生活中的音樂
第二節 古希臘的音樂理論
第三節 古羅馬音樂
譜例分析
重點詞匯
思考題
擴展閱讀
第二章 中世紀音樂
研習提示
第一節 格裏高利聖詠及其發展
第二節 中世紀的音樂理論
第三節 多聲音樂的産生與發展
第四節 中世紀的世俗音樂
第五節 14世紀法國和意大利音樂
譜例分析
重點詞匯
思考題
擴展閱讀
第三章 文藝復興時期的音樂
研習提示
箔一節文藝復興早期音樂的新風格及音樂傢群體
第二節 世俗音樂的繁榮
第三節 宗教音樂與文藝復興晚期的音樂
譜例分析
重點詞匯
思考題
擴展閱讀
第四章 巴羅剋音樂
研習提示
第一節 巴羅剋音樂的主要特點
第二節 歌劇的誕生及其早期的發展
第三節 其他大型聲樂體裁
第四節 器樂的發展
第五節 巴羅剋晚期的幾位大師
譜例分析
重點詞匯
思考題
擴展閱讀
第五章 古典主義音樂
研習提示
第一節 前古典主義時期( Pre-Classical)
第二節 海頓和莫紮特(維也納古典主義時期)
第三節 路德維希·馮·貝多芬
譜例分析
重點詞匯
思考題
擴展閱讀
第六章 浪漫主義音樂
研習提示
……
第七章 20世紀音樂
精彩書摘
切斯蒂的詠嘆調常見為數字低音伴奏的形式;另外一些重要的詠嘆調使用幾件樂器伴奏(通常是兩把小提琴和數字低音伴奏)。他的二重唱非常齣色,常用平行三、六度進行,偶用模仿。切斯蒂的歌劇演齣雇傭瞭當時最優秀的歌唱演員,大量炫技段落的展示使得他的詠嘆調成為歌劇作品中最迷人的部分。
17世紀中葉,威尼斯歌劇錶現齣以下特點:1.注重於獨唱;2.宣敘調和詠嘆調(詠嘆調可以有各種不同的風格和模式)分開;3.閤唱較少;4.器樂包括序麯、前奏和間奏(利都奈羅)。其中的一些特點,在此後二百年間不斷的發展、完善。
需要特彆提及的是,在歌詞與音樂的關係中,佛羅倫薩人認為音樂是輔助詩歌的,而威尼斯隻把腳本看作是音樂結構的支撐物。
3.那不勒斯的歌劇創作
亞曆山德羅·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti,1660-1725)是巴羅剋時期意大利歌劇發展中特彆重要的一位作麯傢,他被認為是那不勒斯樂派的奠基人。1672年,斯卡拉蒂來到羅馬,據說曾跟卡裏西米(Carissimi)學習過,1679年在羅馬創作瞭第一部歌劇。盡管住在羅馬,但是為瑞典的剋裏斯蒂娜女王服務。1684-1702年在那不勒斯總督府任職。從1708年起在羅馬和那不勒斯兩地生活,為不同的宮廷和教堂服務。
A.斯卡拉蒂對歌劇的主要貢獻是充分發展瞭歌劇中的戲劇錶現。他不僅完善瞭返始詠嘆調的形式,還可能是第一位使用樂隊為宣敘調伴奏的作麯傢。普遍認為他最偉大的歌劇是《王子復仇記》(Mitridate Eupatore,1707),這部作品為梅迪契傢族的費迪南多公爵創作,但在威尼斯首演時卻失敗瞭。他在羅馬的後期,公眾受到其歌劇創作的影響,激起瞭對歌劇的熱情,從而得到來自教會人士的高調反對。A.斯卡拉蒂創作瞭115部歌劇,有64部歌劇作品存世,這些作品顯示齣華麗的技巧和極高的創造力。其中最著名的是《格裏塞爾達》(LaGriselda,1721),這也是他創作的最後一部歌劇。
人們通常將A.斯卡拉蒂看作是那不勒斯歌劇的奠基者,但有一點應該引起注意,作為一位歌劇作麯傢,斯卡拉蒂是在羅馬起傢,他的早期歌劇以及後期的一些作品都是為羅馬創作的。僅就歌劇的音樂和腳本來說,他的歌劇中也隻有《光榮的凱鏇》可以被認為是真正具有那不勒斯特色,這也是他唯一一部喜歌劇;而其他作品更多是根植於17世紀威尼斯歌劇基礎上的泛意大利風格的代錶。
……
前言/序言
要想做好一件事情,首先是明確目標。本書編寫的目標即:為學習西方音樂史的學生以及教授這門課程的教師提供幫助。
作為學習西方音樂史課程的學生,最重要的是瞭解西方音樂曆史上的優秀作品、傑齣人物、風格特徵、音樂形式的發展脈絡以及音樂所傳達的人文精神等。
作為講授這門課程的教師,首要目標應該是幫助學生瞭解西方音樂發展史。但除此之外還應有更高一層的目標,即在授課過程中培養學生的審美能力、邏輯思辨能力和創新精神。而幫助學生掌握學習方法、成為會學習的人,也應該是教師教學的目標之一。當代哲學傢海德格爾說:“稱職的教師要求學生去學的東西首先就是學本身,而非旁的什麼東西。”①
西方音樂曆史是一個廣袤無垠的世界,從公元前的古希臘直到今天,跨越瞭數韆年。如何認知這個世界?一代又一代的學者始終在探索,在他們筆下湧現齣各種各樣的關於曆史的寫作。而近幾十年來受諸多新觀念的影響,傳統史學觀遭到質疑甚至顛覆。是否應該或可以期待一部公認“正確”的音樂史?我認為,多元、多解、開放,纔是有意義的、應該追尋的目標。而這一切的基礎,特彆是對中國人來說,應該還是來自較為成熟的西方音樂通史著作所選擇的材料和思路。因此本手冊一方麵以國內各音樂學院通用的教材作為主乾(請見參考書目),幫助學生掌握基本知識,另一方麵提倡開放的思維,盡可能在開放的同時用不至於令初學者感到迷惑的方式打開視野。
關於基礎知識的學習方法,我很贊同美國心理學傢、教育傢布魯納②的“結構主義”教育理念。他認為學好一門課程最好的辦法是首先讓學生瞭解這門學問的基本原理即知識結構,在此基礎之上再去接觸具體知識,不僅可以增強記憶、透徹理解,更可舉一反三。
好的,這是一份為您構思的圖書簡介,主題圍繞西方音樂史的學習與探索,但明確排除瞭您提到的《西方音樂史學習手冊》的具體內容。 --- 探索西方音樂的宏偉畫捲:從格裏高利聖詠到二十世紀的激變 本書名稱:《和聲的演進:西方音樂史的脈絡與審美》 ISBN: (此處應有具體ISBN,為示例暫缺) 定價: (此處應有具體定價,為示例暫缺) 導言:聆聽曆史的迴響 西方音樂,這門擁有兩韆多年不間斷發展的藝術形式,不僅僅是鏇律與節奏的排列組閤,它是特定時代社會結構、哲學思潮、宗教信仰乃至技術革新的無聲記錄者。要真正理解巴赫的對位法如何反映瞭啓濛時代的理性秩序,或者德彪西的印象主義如何捕捉瞭十九世紀末的迷茫與感官體驗,我們必須超越簡單的年代劃分,深入探究其背後的動力學。 《和聲的演進:西方音樂史的脈絡與審美》並非一部枯燥的年代編年史,而是一次深入的田野考察,旨在為讀者構建一個清晰、立體且充滿批判性思維的音樂史認知框架。本書將引導學習者穿越漫長的時間隧道,從古希臘文明的音律哲學初探,直至二十世紀初的結構性解體與重生,專注於關鍵轉摺點、核心審美範式的轉移,以及關鍵人物的創新性貢獻如何重塑瞭音樂語言本身。 本書的核心目標是培養讀者“用耳朵理解曆史”的能力,而非僅僅是記憶人名和作品編號。我們力求揭示:何種社會需求催生瞭復調音樂的復雜性?何種技術突破(如記譜法的完善)使得宏大敘事的歌劇成為可能?以及,當古典主義的平衡原則在浪漫主義後期受到挑戰時,音樂是如何尋求新的錶現齣口的? 第一部分:根基與奠基(中世紀至文藝復興早期) 本部分將重點探討西方音樂的哲學起源與早期形態的固定化過程。我們將考察柏拉圖和亞裏士多剋塞斯的音律理論如何奠定瞭西方音樂對“和諧”的早期認知。 格裏高利聖詠的規範化: 不僅是禮拜儀式的聲音,更是早期單音音樂如何通過教會權力係統實現標準化和傳播的關鍵案例。我們將分析其鏇律特點、調式係統,並探討其在早期歐洲文化統一中的作用。 記譜法的革命: 從紐姆記譜法到綫條記譜法的演變,是音樂從“記憶的藝術”轉嚮“精確再現的科學”的決定性一步。我們將詳細解析阿雷佐的圭多在這一進程中的核心貢獻,以及這如何為後世復調音樂的誕生提供瞭技術前提。 早期復調的萌芽: 重點關注奧爾加農(Organum)的發展,解析平行進行的音響如何逐漸讓位於更自由、更具織體感的對位關係。這一階段的音樂,是對早期單音世界的一次溫柔的、但卻是結構性的擴張。 第二部分:巴洛剋的宏偉建築與情感錶達(約1600-1750年) 巴洛剋時期是西方音樂結構化、戲劇化和技術完善的黃金時代。本部分將深入解析“巴洛剋風格”作為一種新的審美範式的形成過程。 歌劇的誕生與“人聲的戲劇”: 佛羅倫薩卡梅拉塔的哲學思辨如何催生瞭以清晰歌詞錶達情感為核心的“新音樂”。我們將剖析早期歌劇(如濛特威爾第的作品)如何建立起詠嘆調與宣敘調的對話機製。 對位法的登峰造極: 本章將聚焦巴赫的創作,探討賦格(Fugue)這種音樂形式如何體現瞭理性主義與精妙結構的美學典範。分析其主題發展、聲部處理以及如何將早期的對位原則推嚮瞭技術上的極緻。 協奏麯的成熟: 重點考察維瓦爾第和巴赫如何確立瞭協奏麯體裁的基本框架——快-慢-快的三樂章結構,以及主奏樂器與樂隊(Tutti)之間對比與交織的藝術。我們將辨析巴洛剋協奏麯中“力度對比”與“織體密度”對聽覺效果的影響。 第三部分:古典主義的平衡與清晰(約1750-1820年) 隨著啓濛運動的思潮普及,音樂審美開始從巴洛剋的復雜裝飾轉嚮清晰、平衡和普世可懂的結構。 奏鳴麯式原理的建立: 奏鳴麯式(Sonata Form)作為古典時期最重要的結構邏輯,其呈示部、展開部和再現部的內部張力與解決機製,是理解海頓、莫紮特乃至貝多芬早期作品的關鍵。本書將通過具體的樂段分析,闡釋這種“衝突與和解”的戲劇結構。 交響麯的普及與社會功能: 隨著貴族贊助的衰退和公共音樂會的興起,交響麯成為體現時代精神的宏大體裁。我們將分析海頓如何將交響麯從早期的四樂章框架塑造成一個具有內在邏輯的整體。 鋼琴的崛起: 鍵琴(Harpsichord)到鋼琴(Fortepiano)的轉變,不僅是機械結構的變化,更是音樂錶現力擴展的先聲。分析莫紮特如何利用鋼琴的力度變化來精細地雕琢情感層次。 第四部分:浪漫主義的個體抒情與無限追求(約1820-1900年) 浪漫主義時期是音樂史上個體情感錶達獲得空前自由的時代。音樂不再僅僅是結構美的體現,而成為個人靈魂深處的私密獨白。 標題音樂與敘事化: 隨著文學和繪畫的滲透,音樂開始承擔起描繪具體場景、錶達復雜敘事的功能。我們將考察李斯特的交響詩(Symphonic Poem)如何挑戰瞭傳統器樂形式的邊界。 民族樂派的興起與地方色彩的注入: 探討十九世紀中後期,如俄國五人組、捷剋作麯傢如何從民間音樂、傳說和曆史敘事中汲取靈感,為西方音樂的“普世性”注入瞭多樣化的地域聲音。 晚期浪漫主義的邊界推移: 瓦格納的“總體藝術作品”(Gesamtkunstwerk)理念,以及其對調性係統的極端使用,如何預示瞭二十世紀和聲語言即將麵臨的危機與瓦解。我們將分析和弦的“延遲解決”如何創造齣近乎永恒的緊張感。 結語:調性之外的探索 本書以十九世紀末的音樂實驗作為結束點,為讀者留下開放性的思考:當調性中心徹底瓦解,音樂的組織原則將走嚮何方?本書旨在提供一個堅實的“過去”的地圖,使讀者能夠更好地理解二十世紀音樂的激進性與復雜性,從而帶著曆史的眼光去聆聽未來。 目標讀者: 音樂專業學生、音樂史愛好者、對西方藝術史有濃厚興趣的自學者。本書假設讀者對基礎樂理有一定的瞭解,但會為關鍵術語提供詳盡解釋。 ---